Quarta Parede

Menu

  • Sobre o 4ª Parede
  • Quem Faz?
  • Fale Conosco

Seções

  • INÍCIO
  • Dossiês
    • Atual
    • Anteriores
  • Podcasts
  • Entrevistas
  • Videocasts
  • Críticas
  • Como Colaborar
  • Expediente
  • Sobre o 4ª Parede
  • Quem Faz?
  • Fale Conosco

logo

Quarta Parede

  • INÍCIO
  • Dossiês
    • Atual
    • Anteriores
  • Podcasts
  • Entrevistas
  • Videocasts
  • Críticas
  • Como Colaborar
  • Expediente
  • Crítica – Breaking/PE | Vestígios históricos H2, PE

  • Crítica – vaga-lumes | Carta para a pintora da dança Dani Guimarães

  • Crítica – Bokeh | A luz invisível que nos atravessa

  • Crítica – Inverso Concreto | Conexão coletiva e arquitetura desconstrutiva

  • Crítica – A Engrenagem que Nos Move | Deixa eu te contar a história da engrenagem que ganhou VIDA!

.TudoDossiês
Home›.Tudo›#17 Corpas Possíveis, Corpos Sensíveis | Corporalidades diversas em cena – Transgressões no olhar sobre a deficiência

#17 Corpas Possíveis, Corpos Sensíveis | Corporalidades diversas em cena – Transgressões no olhar sobre a deficiência

Por 4 Parede
31 de março de 2021
1728
0
Ouça essa notícia
Voiced by Amazon Polly
COMPARTILHE ESSE CONTEÚDO

Arte – Rodrigo Sarmento

Por Marcia Berselli

Professora Departamento de Artes Cênicas (UFSM) e Doutora em Artes Cênicas (UFRGS)

Por Marta Isaacsson

Professora Titular (UFRGS) e Mestrado e Doutorado em Études Théâtrales (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)

 

Para o sociólogo e antropólogo David Le Breton (2009), o corpo é uma falsa evidência, elaborado social e culturalmente. Marcado por características plurais, o corpo é lido e decodificado a partir de códigos estritos e limitados, de representações prévias com as quais operamos. Carta de apresentação, o corpo se dá ao olhar do outro para uma averiguação em relação a uma imagem prévia que determina o que é desejável, o que é aceitável e o que é um incomodo.

Nessa perspectiva, a proposta neste espaço de reflexão é destacar alguns aspectos relativos às representações sociais da pessoa com deficiência refletindo sobre corpos diversos a partir de um enfoque nas artes cênicas. Nesse sentido, apresentamos como objeto de estudo a obra Gala (2015), do coreógrafo Jérôme Bel, a qual nos estimula a investir em um pensamento sobre as corporalidades diversas em cena.

Inicialmente, compreendemos que a relação da pessoa com o meio em que se encontra é marcada pela premissa da leitura dos elementos que a cercam. Os modos de significação desses elementos são construídos socialmente, a partir das relações com os demais, de forma múltipla e dinâmica. Ao identificar no outro uma semelhança ou diferença, é possível vislumbrar algo que diz respeito à nossa própria constituição. Para além dos encontros e interações, há uma multiplicidade de discursos anunciando como somos ou devemos ser e agir.

Assim, localizamo-nos na estrutura social para os outros e utilizamos dessa leitura para localizar os demais. Em nossa educação, formal ou informal, vamos tendo contato com diversos códigos e normas que atravessam a construção de nossa identidade, forjam modos de agir e definem nossas leituras de mundo, delimitando um campo de normalidade. Ainda que compreendamos a pluralidade e diversidade de corpos, há uma construção social que enquadra as diferenças.

Nessa operação, teremos um conjunto de características que serão consideradas dentro das normas em detrimento de outras que estarão fora, à margem. Esse complexo território da margem não é homogêneo, uma vez que há diferenças que causam maior ou menor estranheza, sendo elas classificadas também em uma escala diversa de valores. Logo, nos constituímos enquanto sujeitos a partir da aproximação ou distanciamento desta normalidade construída. Ocupamos, assim, posições identitárias a partir das narrativas que nos localizam.

Para ficar mais evidente: há um padrão corporal instituído e vigente. Esse padrão é construído, elaborado constantemente e muda conforme a mudança nos valores e na cultura da sociedade.  O padrão corporal é aquele que nos chega dia a dia veiculado pela mídia, presente em nosso discurso, implicado nas avaliações de nosso olhar: contemporaneamente o corpo padrão é o corpo branco, magro, malhado, heterossexual e cisgênero, sem deficiência. É o corpo que predomina nos veículos de comunicação de massa, é o corpo desejado e, dessa forma, o corpo mais valorizado. Ainda que tenham sido as mulheres as maiores presas da indústria da beleza e do controle corporal, da busca incansável por um pretenso ideal ao qual se vincula a ideia de beleza vendida em pacotes de malhação à cirurgia plástica, é inegável que os homens também sofrem, ainda que em menor escala, com a manipulação e deterioração da imagem de seus corpos.

O corpo tem valor na sociedade do consumo, e será tanto ou mais valioso quanto mais próximo do ideal que mencionamos acima. Nos últimos anos, os discursos acerca da diversidade e pluralidade, e o engajamento na construção de um pensamento crítico em relação à diversidade foram pouco a pouco promovendo tensionamentos em relação a esse olhar padronizador que categoriza as pessoas. Com isso, o entendimento acerca da diferença começou a ser ampliado, com uma valorização de características específicas, que vão saindo da margem e ganhando certa visibilidade.

Porém, é evidente que se o convívio em sociedade apresenta padrões de comportamento e aparência socialmente instituídos e aceitos: o diferente causa estranheza, e a aproximação e identificação com o padrão torna-se um refúgio (LE BRETON, 2009), protegendo o sujeito no interior dos grupos majoritários que, padronizados, não despertam a atenção indesejada. Em uma sociedade competitiva, tal qual a nossa, que apresenta a centralidade da aparência do corpo, da eficiência e da alta performance, a diferença da deficiência, seja ela física, sensorial, intelectual ou mental, provoca uma ruptura das convenções sociais.

Quando o corpo idealizado é aquele que estampa as capas de revistas com auxílio de programas de tratamento e melhoria de imagem, fica evidente que as construções sociais a respeito do corpo reconhecem um modelo corporal jovem, magro, rápido e forte, enquanto inviabilizam qualquer reconhecimento dos corpos com deficiência, marcados nessas sociedades pela ausência, uma construção social que concorda com o modelo médico da deficiência.

Antes de abordar as diferenças entre modelo médico e modelo social da deficiência, cabe destacar que a deficiência traz uma carga simbólica e imprime uma identidade social, sendo motivo de estigma: “o deficiente”. Essa identidade está atravessada pela perspectiva capacitista, que desvaloriza a pessoa ao recorrer a uma definição imagética calcada no desvio individual. Essa representação pode ser vinculada ao modelo médico da deficiência.

No modelo médico a deficiência é intrínseca, destacando a perspectiva da ausência, a necessidade de cura ou a reabilitação. Nesse modelo a deficiência é um problema da pessoa, o qual se buscará minimizar através de tratamentos médicos, cirurgias etc. Em oposição ao modelo médico, a abordagem do modelo social da deficiência começou a ganhar impulso a partir da década de 1960, identificando a deficiência por uma perspectiva ecológica, como um aspecto de interação entre a pessoa e o ambiente.

Aqui há um ponto crucial. Não se trata de questionar o termo “deficiente”, se trata de mergulhar na imagem que está atrelada ao termo. Esta imagem se constrói a partir dos referenciais a que temos acesso cotidianamente, em uma estrutura social que marginaliza a pessoa com deficiência, que, apesar das políticas públicas de acesso, encerra as pessoas com deficiência em um nicho vinculado à incapacidade, à falta.

É essa imagem equivocada que precisa urgentemente ser revista e, nesse sentido, as artes cênicas se colocam como um potente espelho do social, um espelho que reflete o que muitas vezes está escondido no dia a dia, mas, também, um espelho que pode projetar novas imagens que desloquem o foco do nosso olhar, promovendo transgressões nos itinerários consolidados que atrelam deficiência à ausência.

Reconhecemos as artes cênicas como um importante espaço para tais transgressões, uma vez que a cena é local que amplia o olhar sobre o corpo ao colocá-lo em evidência. Na cena, real e ficcional se confundem, provocando atravessamentos pelo embaralhamento dos códigos sociais. Pelo aspecto do jogo, a cena torna possível projetar contextos diferenciados, convocando o e a espectadora a vislumbrar categorizações sociais rígidas a partir de outras perspectivas, mobilizando o que damos como certo em termos de eficiência ou deficiência, por exemplo.

De modo a observarmos a criação cênica como um espaço promotor de reconhecimento de trajetórias plurais e da diversidade social, traremos na sequência uma breve aproximação do espetáculo Gala[1], do coreógrafo francês Jérôme Bel. Gala é performado por um elenco de pessoas com corpos diversos, profissionais do campo da dança e, em sua maioria, não profissionais.

Jérôme Bel é formado em dança contemporânea pelo Centre National de Danse Contemporaine d’Angers (França). Sua primeira coreografia, de 1994, Nom Donné par l’Auteur, foi desenvolvida em seu apartamento junto com um amigo. Nessa criação, objetos cotidianos são deslocados para o palco formando uma coreografia de objetos. Já em seus primeiros trabalhos, Bel se destaca pelo modo com o qual surpreende e desafia os e as espectadoras, confrontando suas expectativas.

Uma das características das obras de Bel é o não espetacular. É uma constante em seus trabalhos a exposição das estruturas, ferramentas e artifícios do teatro, além da não ficcionalização do que é compartilhado com os e as espectadoras. Não há o interesse de forjar um universo sobre a cena a partir de elementos ficcionais. Assim, várias obras do coreógrafo iniciam com o palco vazio em uma cena minimalista. É o caso das obras Jérôme Bel (1995), Xavier Le Roy (2000), The show must go on (2001) e Gala (2015). Em sua trajetória, dois espetáculos envolvem performers/bailarinos(as) com deficiência: Disabled Theatre (2012) e Gala (2015).

Em Gala corpos diversos compõem juntos a cena. Gala foi desenvolvido a partir de oficinas para jovens das comunidades de Montfermeil e Clichy-sous-Bois (uma das comunidades mais pobres da França), na periferia de Paris. A atriz Jeanne Balibar, amiga de Bel, o convidou para trabalhar com ela nos ateliers de dança e canto, com amadores. Ali, Bel se questionou sobre como colocar pessoas tão diferentes juntas em um trabalho de dança. A resposta a essa pergunta, segundo Bel, veio com Gala. Nas oficinas, que duravam duas horas, ele encontrou uma estrutura: números solos, músicas preferidas, as danças privadas, a imitação do movimento dos e das parceiras de criação.

Jérôme Bel (2016) comenta que quando conversou com um produtor sobre o trabalho desenvolvido, ele foi questionado sobre se tratar de um trabalho social, e não artístico. O coreógrafo então percebeu que não havia profissionais naquela estrutura, já que o que lhe interessava era justamente o trabalho com amadores.

Para Bel, assim como os profissionais excluem o amadorismo e o não saber, ele estava naquele momento excluindo os profissionais. De modo a transformar tal situação, ele convida então alguns profissionais para fazerem parte do trabalho, indicando que todas as danças eram aceitas, das mais virtuosas àquelas das pessoas que nunca estiveram em cena. A interação começa então a se fazer presente, na proposta de que amadores e profissionais podem estar dividindo a cena em um acontecimento cênico.

A partir de então, o espetáculo é recriado com elenco local em cada cidade na qual é apresentado. Com o ideal de que “todo mundo pode fazer” (BEL, 2016), a escolha de elenco evita as audições. Bel afirma que as audições são muito relacionadas à dança tradicional, no sentido de determinar quem poderia ou não estar em cena. Assim, há um protocolo de tipologias para integrar as formações locais.

A seleção do elenco parte de um protocolo determinado por Bel, com características gerais dos quinze a vinte performers – profissionais e não profissionais – que comporão o acontecimento cênico. São crianças, jovens, adultos e idosos. Os interessados em participar recebem uma carta assinada por Jérôme Bel, na qual além de se apresentar, o coreógrafo apresenta em traços gerais o espetáculo, indicando também o que espera dos e das performers. Em um modo de criação tradicional no repertório de Bel, os ensaios são reduzidos a um curto período, fator facilitado pela escolha por tarefas como procedimento de criação.

Em Gala, o trabalho se organiza em oito blocos, em uma sequência estruturada em que uma ação ocorre depois da outra sem transições elaboradas. Há uma sequência de séries a serem apresentadas, e essa organização é tornada visível ao público, abrindo a estrutura aos espectadores que rapidamente apreendem como se dará o espetáculo em termos de organização. Ainda, cada um dos oito blocos traz referências variadas de dança, com músicas pop e alguns clássicos, todas facilmente reconhecíveis pelo público.

Mesmo nas primeiras cenas, quando técnicas tradicionais de dança, como o Ballet, são o foco da cena, rapidamente o público reconhece que está prestes a acompanhar um acontecimento cênico em que a técnica rígida não é o foco, mas, antes, como cada corporalidade expressa essa técnica a partir de seu repertório, de sua estrutura física, de seu desejo por dançar.

O passo pré-definido abre espaço para uma espontaneidade próxima daquela que sentimos quando ao ouvir uma batida de uma música, temos o interesse de mover nosso corpo pelo espaço. A diferença é que isso é feito em coletivo, e em frente a outras pessoas que observam. Aqui há um fato peculiar da obra de Bel, pela articulação da estrutura do acontecimento em blocos, com as tarefas que são desempenhadas por cada performer/bailarino(a) em sequência, o coreógrafo consegue manter presente a atmosfera de jogo, de brincadeira, de diversão.

 

Gala, assim, efetivamente constrói uma noite de apresentações de dança em que todas as pessoas são convidadas a festejar seus próprios modos de expressão. Com a implicação do coletivo, com o clima festivo, com a trama de corporalidades que se apresentam mantendo a espontaneidade de quem abandona o olhar julgador (da avaliação da técnica, da precisão do movimento, da virtuosidade do corpo), Bel convoca o espectador a partilhar dessa festa.

Em um espelho, o palco parece, finalmente, refletir a diversidade muitas vezes presente na plateia, promovendo uma identificação que, mais do que suplantar o julgamento do olhar, nos convida a sensivelmente reconhecer a dimensão de diversão que caracteriza o jogo em cena. De certa forma, em Gala o espectador se sente representado, desenvolve-se a empatia quando a ação em cena se concretiza a partir da premissa de que todos podem dançar, estar em cena, assumindo suas singularidades sem a necessidade de atingir certo padrão específico. A presença de referências conhecidas, tanto nas técnicas de dança quanto nas músicas, também é fator de aproximação.

Nessa trama de corporalidades diversas, Gala partilha com o espectador e a espectadora a potência de frescor e leveza de um movimento que extravasa o molde e se materializa no espaço a partir do repertório cultural de cada performer. Assim, Gala privilegia as diferenças em um clima festivo em que parece não haver espaço para determinações e comparações entre certo e errado, normal e anormal. Contribui para isso a diversidade de corporalidades que integram o espetáculo.

Em meio a essa gama de corpos diversos, a deficiência se coloca como mais uma das pluralidades possíveis, e talvez essa tenha sido uma importante escolha do coreógrafo. Nessa diversidade de corporalidades, de movimentos e de ritmos, em uma estrutura que prima pela continuidade estrutural (uma vez que a ordem dos acontecimentos fica compreendida desde o princípio com o uso de blocos de cenas e tarefas), a diferença perde seu ponto de referência em relação a um suposto padrão.

A malha de corporalidades impõe ao olhar do e da espectadora um novo referencial, dinâmico, fluido, inconstante. A construção social da deficiência em seu sentido capacitista, nesse caso, não é apagada, trata-se de uma imagem, como já falamos, de forte poder simbólico. Porém, a obra opera um deslocamento de referenciais prévios pelo ajuste imediato das percepções dos e das espectadoras. Assim, é possível reconhecer que a malha de corporalidades diversas sobre o palco contribui para a abstração da deficiência. Isso não significa que a pessoa com deficiência tem suas características apagadas ou escondidas, mas que a ausência fixada pelo viés capacitista perde espaço e não se torna o fator central na leitura feita pelo espectador.

Colocando diferentes estruturas corporais em cena, em um núcleo híbrido formado por pessoas com e sem deficiência, a interação é um modo de destacar as trajetórias dos movimentos, por meio de repertórios culturais e sociais, informando sobre as identidades fluidas e sobre as representações prévias que guiam nosso olhar.

Ou seja, na interação é possível que o espectador se conecte com o como se faz a dança, com o itinerário do movimento de cada corpo, percebendo que cada artista tem seu modo específico de estar em cena, dançando cada qual a sua maneira, revelando a diversidade inerente a qualquer agrupamento de pessoas em uma afirmação radical da diferença. Opera-se assim uma transgressão no olhar, não mais o destaque à falta, antes o destaque à potência.

Destacando as construções sociais da deficiência, e trazendo Gala como um exemplo de trabalho cênico em que uma trama de corporalidades diversas promove um alargamento em relação aos referenciais de eficiência/deficiência a que temos acesso cotidianamente, buscamos aqui fomentar a reflexão sobre a diversidade corporal e a possibilidade de transgressão das percepções capacitistas. A cena é local privilegiado para estimular uma revisão de padrões e posicionamentos que pode revelar outros modos possíveis de convivência em sociedade, mais acessíveis e mais respeitosos, deslocando o que damos como certo e nos provocando a uma ampliação de nossas noções sobre corpos ideais, corpos possíveis e corpos reais, por meio de relações mais sensíveis.

Talvez o distanciamento social que atravessamos, com a imposição de novos modos de relação na tentativa de evitar contaminações por COVID 19, nos provoque a reconhecer que vivemos habitando espaços de partilha e que é na partilha que podemos aprender sobre o outro com o outro.

 


Referências

BEL, Jérôme. Gala – Présentation de Jérôme Bel au Festival Transamériques. TheatreContemporain.net. 2016. Disponível AQUI. Acesso em 27 fev. 2021.

LE BRETON, David. A sociologia do corpo. 3 ed. [Tradução de Sônia M.S. Fuhrmann. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.


Notas de Rodapé

[1] Trechos do texto disponíveis AQUI. Imagens disponíveis AQUI. Acesso em 24 fev. 2021.

TagsCorpas Possíveis e Corpos SensíveisDossiêEnsaioMarcia BerselliMarta Isaacsson
Post Anterior

Crítica – Negra Palavra – Solano Trindade ...

Próximo Post

Crítica – Ubuntu: uma linda aventura na ...

Posts Relacionados Mais do autor

  • .TudoDossiês

    #16 Urgências do Agora | Fala porca, cansaço em dia

    22 de fevereiro de 2021
    Por 4 Parede
  • .TudoDossiês

    #16 Urgências do Agora | ‘Tem um ruído no tempo’* – A arte em tempos de pandemia

    11 de novembro de 2020
    Por 4 Parede
  • .TudoDossiêsEntrevistas

    #08 Memória, Arquivo e História | Tecendo Corpos Históricos e Dramaturgias da Memória

    2 de maio de 2018
    Por 4 Parede
  • .TudoDossiês

    #05 Arte e Mercado | Artista e/ou Empreendedor?

    9 de janeiro de 2018
    Por 4 Parede
  • .TudoDossiês

    #17 Corpas Possíveis, Corpos Sensíveis | Mover (n)o Mundo – Disability Studies e corpos políticos em movimento

    14 de abril de 2021
    Por 4 Parede
  • .TudoDossiês

    #14 Confrontos | Fragmentos sobre imagens de guerra e dor

    27 de novembro de 2019
    Por 4 Parede

  • .TudoEm Cartaz

    Espetáculo “Assombrações” faz apresentação única no Teatro Luiz Mendonça

  • .TudoCríticas

    Crítica – Donos | Os donos são (os) outros – até quando?

  • .TudoEm Cartaz

    “Pinóquio e suas Desventuras” estreia nova temporada no Teatro Luiz Mendonça

ÚLTIMOS PODS

INSTAGRAM

Nos últimos anos, o mundo passou por transformaç Nos últimos anos, o mundo passou por transformações sociais, políticas e tecnológicas que questionam nossas relações com o espaço e a cultura. As tensões globais, intensificadas por guerras e conflitos, afetam a economia, a segurança alimentar e o deslocamento de pessoas. 

Nesse contexto, as fronteiras entre o físico e o virtual se diluem, e as Artes da Cena refletem sobre identidade, territorialidade e convívio, questionando como esses conceitos influenciam seus processos criativos. 

Com a ascensão da extrema direita, a influência religiosa e as mudanças climáticas, surgem novas questões sobre sustentabilidade e convivência.

Diante deste cenário, o dossiê #20 Território em Trânsito traz ensaios, podcasts e videocast que refletem sobre como artistas, coletivos e os públicos de Artes da Cena vêm buscando caminhos de diálogo e interação com esses conflitos.

A partir da próxima semana, na sua timeline.
#4Parceria: Quer aprofundar seus conhecimentos sob #4Parceria: Quer aprofundar seus conhecimentos sobre as histórias e as estéticas dos teatros negros no Brasil? 

Estão abertas as inscrições, até o dia 13/09, para a oficina on-line Saberes Espiralares - sobre o teatro negro e a cena contemporânea preta. 

Dividida em três módulos (Escavações, Giras de Conversa e Fabulações), o formato intercala aulas expositivas, debates e rodas de conversa que serão ministrados pela pesquisadora, historiadora e crítica cultural Lorenna Rocha. 

A atividade também será realizada com a presença das artistas convidadas Raquel Franco, Íris Campos, Iara Izidoro, Naná Sodré e Guilherme Diniz. 

Não é necessário ter experiência prévia. A iniciativa é gratuita e tem incentivo do Governo do Estado de Pernambuco, por meio do Funcultura, e parceria com o @4.parede 

Garanta sua vaga! 

Link na bio. 

Serviço:
Oficina SABERES ESPIRALARES - sobre teatros negros e a cena contemporânea preta
Datas: Módulo 1 – 16/09/24 – 20/09/24; Módulo 2 (participação das convidadas) – 23/09/24 – 27/09/24; Módulo 3 – 30/09/24 - 04/10/24. Sempre de segunda a sexta-feira
Datas da participação das convidadas: Raquel Franco - 23/09/24; Íris Campos - 24/09/24; Iara Izidoro - 25/09/24; Naná Sodré - 26/09/24; Guilherme Diniz - 27/09/24
Horário: 19h às 22h
Carga horária: 45 horas – 15 encontros
Local: Plataforma Zoom (on-line)
Vagas: 30 (50% para pessoas negras, indígenas, quilombolas, 10% para pessoas LGBTTQIA+ e 10% para pessoas surdas e ensurdecidas)
Todas as aulas contarão com intérpretes de Libras
Incentivo: Governo do Estado de Pernambuco - Funcultura
Inscrições: até 13/09. Link na bio

#teatro #teatronegro #cultura #oficinas #gratuito #online #pernambuco #4parede #Funcultura #FunculturaPE #CulturaPE
#4Panorama: O MIRADA – Festival Ibero-Americano #4Panorama: O MIRADA – Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas, realizado pelo Sesc São Paulo, ocorre de 5 a 15 de setembro de 2024, em Santos. 

A sétima edição homenageia o Peru, com onze obras, incluindo espetáculos e apresentações musicais. O evento conta com doze peças de Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Espanha, México, Portugal e Uruguai, além de treze produções brasileiras de vários estados, totalizando 33 espetáculos. 

A curadoria propõe três eixos: sonho, floresta e esperança, abordando temas como questões indígenas, decoloniais, relações com a natureza, violência, gênero, identidade, migrações e diversidade. 

Destaque para "El Teatro Es un Sueño", do grupo Yuyachkani, e "Esperanza", de Marisol Palacios e Aldo Miyashiro, que abrem o festival. Instalações como "Florestania", de Eliana Monteiro, com redes de buriti feitas por mulheres indígenas, convidam o público a vivenciar a floresta. 

Obras peruanas refletem sobre violência de gênero, educação e ativismo. O festival também inclui performances site-specific e de rua, como "A Velocidade da Luz", de Marco Canale, "PALMASOLA – uma cidade-prisão", e "Granada", da artista chilena Paula Aros Gho.

As coproduções como "G.O.L.P." e "Subterrâneo, um Musical Obscuro" exploram temas sociais e históricos, enquanto espetáculos internacionais, como "Yo Soy el Monstruo que os Habla" e "Mendoza", adaptam clássicos ao contexto latino-americano. 

Para o público infantojuvenil, obras como "O Estado do Mundo (Quando Acordas)" e "De Mãos Dadas com Minha Irmã" abordam temas contemporâneos com criatividade.

Além das estreias, o festival apresenta peças que tratam de questões indígenas, memória social, política e cultura popular, como "MONGA", "VAPOR, ocupação infiltrável", "Arqueologias do Futuro", "Esperando Godot", entre outras.

Serviço: MIRADA – Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas, de 5 a 15 de setembro de 2024, em Santos. 

Para saber mais, acesse @sescsantos
#4Panorama: Nos dias 05, 14, 21 e 28 de setembro, #4Panorama: Nos dias 05, 14, 21 e 28 de setembro, acontece Ocupação Espaço O Poste, com programação que inclui a Gira de Diálogo com Iran Xukuru (05/09) e os espetáculos “Antígona - A Retomada” (14/09), “A Receita” (21/09) e “Brechas da Muximba” (28/09).

Espaço O Poste (Rua do Riachuelo, 467, Boa Vista - Recife/PE), com apoio do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023, promove atrações culturais que refletem vivências afropindorâmicas em sua sede, no Recife/PE. 

A Gira de Diálogo com Iran Xukuru acontece em 05/09, às 19h, com entrada gratuita. Iran Xukuru, idealizador da Escola de Vida Xukuru Ynarú da Mata, compartilhará conhecimentos sobre práticas afroindígenas, regeneração ambiental e sistemas agrícolas tradicionais.

Em 14/09, às 19h, o grupo Luz Criativa apresenta “Antígona - A Retomada”, adaptação da tragédia grega de Sófocles em formato de monólogo. Dirigido por Quiercles Santana, o espetáculo explora a resistência de uma mulher contra um sistema patriarcal opressor. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Em 21/09, às 19h, Naná Sodré apresenta “A Receita”, solo que discute violência doméstica contra mulheres negras, com direção de Samuel Santos. A peça é fundamentada na pesquisa “O Corpo Ancestral dentro da Cena Contemporânea” e utiliza treinamento de corpo e voz inspirado em entidades de Jurema, Umbanda e Candomblé. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

No dia 28/09, às 19h, ocorre a 3ª edição do projeto “Ítàn do Jovem Preto” com o espetáculo “Brechas da Muximba” do Coletivo À Margem. A peça, dirigida por Cas Almeida e Iná Paz, é um experimento cênico que mistura Teatro e Hip Hop para abordar vivências da juventude negra. Entrada gratuita mediante retirada de ingresso antecipado no Sympla.

Para saber mais, acesse @oposteoficial
#4Papo: O espetáculo MACÁRIO do brazil, dirigido #4Papo: O espetáculo MACÁRIO do brazil, dirigido por Carlos Canhameiro, estreia no TUSP Maria Antonia e segue em temporada até 1º de setembro de 2024. O trabalho revisita o clássico Macário, de Álvares de Azevedo (1831-1852), publicado postumamente em 1855. Trata-se de uma obra inacabada e a única do escritor brasileiro pensada para o teatro.

Para abordar o processo de criação da obra, o diretor Carlos Canhameiro conversou com o Quarta Parede. Confira um trecho da entrevista:

‘Macário é uma peça inacabada, publicada à revelia do autor (que morreu antes de ver qualquer de seus textos publicados). Desse modo, a forma incompleta, o texto fragmentado, com saltos geográficos, saltos temporais, são alguns dos aspectos formais que me interessaram para fazer essa montagem’

Para ler a entrevista completa, acesse o link na bio.
#4Papo: O livro Elegbára Beat – um comentário #4Papo: O livro Elegbára Beat – um comentário épico sobre o poder é fruto dos 20 anos de pesquisa de rodrigo de odé sobre as relações entre capoeira angola, teatro negro, cinema, candomblé e filosofia africana. 

Publicado pela Kitabu Editora, o texto parte da diversidade racial negra para refletir sobre as relações de poder no mundo de hoje. O autor estabelece conexões entre o mito de nascimento de Exu Elegbára e algumas tragédias recentes, como o assassinato do Mestre Moa do Katendê, o assassinato de George Floyd, a morte do menino Miguel Otávio e a pandemia de Covid-19.

Para abordar os principais temas e o processo de escrita do livro, o autor rodrigo de odé conversou com o Quarta Parede. Confira um trecho da entrevista:

‘Em Elegbára Beat, a figura de Exu também fala sobre um certo antagonismo à crença exagerada na figura da razão. Parafraseando uma ideia de Mãe Beata de Yemonjá, nossos mitos têm o mesmo poder que os deles, talvez até mais, porque são milenares. Uma vez que descobrimos que não existe uma hierarquia entre mito e razão, já que a razão também é fruto de uma mitologia, compreendemos que não faz sentido submeter o discurso de Exu ao discurso racional, tal como ele foi concebido pelo Ocidente. Nos compete, porém, aprender o que Exu nos ensina sobre a nossa razão negra’

Para ler a entrevista completa, acesse o link na bio.
Siga no Instagram

Receba feeds quentinhos

Cadastre seu e-mail e receba as novidades em primeiro lugar

Quarta Parede - Palco & Plateia. Unidos! Direitos Reservados. Desenvolvido pela Atuante Agência Digital. V1.1