Quarta Parede

Menu

  • Sobre o 4ª Parede
  • Quem Faz?
  • Fale Conosco

Seções

  • INÍCIO
  • Dossiês
    • Atual
    • Anteriores
  • Podcasts
  • Entrevistas
  • Videocasts
  • Críticas
  • Como Colaborar
  • Expediente
  • Sobre o 4ª Parede
  • Quem Faz?
  • Fale Conosco

logo

Quarta Parede

  • INÍCIO
  • Dossiês
    • Atual
    • Anteriores
  • Podcasts
  • Entrevistas
  • Videocasts
  • Críticas
  • Como Colaborar
  • Expediente
  • Crítica – Breaking/PE | Vestígios históricos H2, PE

  • Crítica – vaga-lumes | Carta para a pintora da dança Dani Guimarães

  • Crítica – Bokeh | A luz invisível que nos atravessa

  • Crítica – Inverso Concreto | Conexão coletiva e arquitetura desconstrutiva

  • Crítica – A Engrenagem que Nos Move | Deixa eu te contar a história da engrenagem que ganhou VIDA!

.TudoDossiês
Home›.Tudo›#01 Cena e Censura | O que o nu revela?

#01 Cena e Censura | O que o nu revela?

Por 4 Parede
13 de setembro de 2017
5946
0
COMPARTILHE ESSE CONTEÚDO

Imagem – Renata Pires | Arte – Rodrigo Sarmento

Por Liana Gesteira

Artista e Pesquisadora (Coletivo Lugar Comum e Acervo RecorDança) e Mestranda pelo PPGDança (UFBA)

Essa escrita se inicia instigada pela questão importantíssima colocada por Roberta Ramos no final do seu texto, no dossiê Cena e Censura, do Quarta Parede: “compreender a complexidade do que a arte de fato desnuda”. Diante dos acontecimentos de censura de algumas obras brasileiras por conta da presença do nu, como relatam os textos de Bruno Siqueira e Matilde Wrubleski desse dossiê, desejei trazer um desdobramento da discussão para dentro da cena, para o fazer do artista, que antecede o contato com o público, mas que, desde já, cria sua teia de relações com o contexto e a sociedade.

Ao ver um corpo nu em cena, sempre me pergunto o que, de fato, ele revela e o que ele ainda consegue esconder. E como artista, essas questões ficam ainda mais latentes na hora de decidir se a nudez é um elemento interessante para construção dramatúrgica das obras que crio. Em minha trajetória, já atuei nua em quatro diferentes trabalhos, com pesquisas e poéticas distintas: no espetáculo Dark Room (2011), da Cia Etc; no espetáculo Segunda Pele (2012 e 2016); no solo Topografias do feminino – versão Morro da Sereia (2016); e na apresentação da pesquisa Cicatriz do Esquecimento (2017), esses três últimos como integrante do Coletivo Lugar Comum. E a experiência desses processos me levam a desejar trazer para esse texto a complexidade das questões envolvidas na hora da decisão de se estar nua em um trabalho artístico.

Para compor essa reflexão, convoquei alguns artistas para relatarem também seus processos com o desnudar do corpo para a cena. E, assim, criar um diálogo de experiências e pensamentos que compõem esse fazer invisível, que é criar, e que se materializa no encontro com o público, propondo, então, colocar em tensão o aspecto invisível e o visível da arte.

“Cicatriz do Esquecimento”, solo de Liana Gesteira | Imagem – Tuca Soares | #4ParedeParaTod_s – Imagem em preto e branco com mulher branca em posição semelhante a animal, com mãos e pés fincados no chão. A mulher, nua da cintura para cima e usando um lenço na cabeça, olha intensamento para frente, para algo que está do nosso campo de visão.

Desnudando o fazer do artista

Quando participei da criação do espetáculo Segunda Pele, eu já tinha estado nua em cena com o trabalho Dark Room. Não existia um receio pessoal de me expor, afinal já tinha passado por esse processo anteriormente. Mas sempre que o desejo de me colocar nua aparece em uma criação ele sempre vem junto com uma dúvida, com o questionamento de se essa nudez é necessária e interessante para construção dramatúrgica do trabalho. Afinal, ela pode se desdobrar em muitos entendimentos diferentes do que imaginamos.

Segunda Pele discutia a questão da vestimenta, da roupa como nossa segunda pele no mundo. E em nossas pesquisas sobre o tema, três fatores eram recorrentes como justificativas históricas, geográficas e sociais para o ato de vestir: necessidade de proteção; uma relação da roupa como adorno e o vestir-se como maneira de lidar com o pudor. E foi esse último ponto que me deixava intrigada.

O livro O animal que logo sou, de Derrida (2002), se desenvolve a partir do relato de seu encontro, saindo nu do banheiro, com o gato que habitava sua casa. E veio a pergunta: “Quem está nu? Eu ou gato?”. Para o autor, o animal está nu sem saber de sua nudez, pois somos nós que inventamos a nudez a partir do momento em que nos vestimos. E, junto com isso, criamos o sentido de vergonha, de pudor.

Como Roberta Ramos traz em seu texto, essa discussão está diretamente relacionada com a atitude do homem de ver a natureza como algo exterior, como se não pertencesse a ela. Mesmo lidando cotidianamente com nossos corpos nus, a ideia de “civilização” por nós assumida nos faz encarar a nudez apenas em nossos momentos de privacidade, como se fosse algo que não nos pertencesse. Nascemos e morremos nus. E decidimos nos vestir por inúmeros motivos. Não se vestir, portanto, também pode ser uma decisão guiada por várias outras justificativas, assim como vivem alguns indígenas.

Diante desses questionamentos existenciais e filosóficos, e também dos laboratórios práticos guiados por Sílvia Góes ao longo da criação de Segunda Pele, o nu foi se fazendo presente e confortável. E levar ele para cena foi um desejo de olhar para o público e perguntar: “Quem está nu? Eu ou você?”. E o pudor se revela.

Para Rancière (2009) “as práticas artísticas são ‘maneiras de fazer’ que intervêm na distribuição geral das maneiras de fazer e nas suas relações com maneiras de ser e formas de visibilidade”. Pensando por essa perspectiva, entendemos que, quando o artista está em processo de criação de uma obra, ele faz escolhas conscientes de que está dando visibilidade a modos de pensar e existir no mundo. Ele coloca a arte como um espaço para se propor outras possibilidades do real.

“OSSevaO”, solo de Sílvia Góes | Imagem – Liana Gesteira | #4ParedeParaTod_s – Imagem colorida em detalhe de uma perna feminina desnuda. São mãos tiram uma tira de cola seca da perna, como se descamasse uma segunda pele.

Silvia Góes, em seu relato sobre o processo de criação e de transformação do solo OSSevaO, revela que foi se despindo ao longo dos anos de apresentação do seu trabalho e a partir do contato com diferentes públicos e realidades. Ela traz essa contradição vivida pelo artista, de saber que, ao se encontrar com o espectador, vai ter que sustentar, por vezes, um choque de mundos, ou uma comunhão deles, além de todas as gradações que existem no entremeio desse encontro de mundos. E fazer uma escolha cênica pode ser um trabalho infinito, a ser repensado a cada vez que nos colocamos em cena.

Mas nossas escolhas são guiadas por desejos conscientes de dar visibilidade a discussões que atravessam nossos contextos. No caso de OSSevaO, as opressões decorrentes de algumas práticas religiosas e as desigualdades de gênero vivenciadas por muitas mulheres ao longo da história se faz presente pela nudez de Silvia:

OSSevaO é o espelhamento de OaveSSO, dentro da palavra, nesse jogo de minúsculas e maiúsculas, Eva e Osso… Eva, a primeira mulher, ela, que por sua nudez e liberdade em morder o prazer de estar, vem sendo apedrejada há tantas gerações cristãs… Ser mulher e despir-se porque simplesmente assim é, pelo direito de ser mulher e despir-se… Quanta coisa entranhada! (leia versão completa do relato AQUI)

Para José W. Junior, o medo do clichê permeava seus pensamentos na decisão de usar o nu no espetáculo Dark Room. Mas o desejo de trazer outras possibilidades de corpo e de sexualidade, para além das normatizadas em seu contexto, foi o que construiu a sua nudez:

Em Dark Room, está lá o macho, a bichinha, o viadinho, o travesti, a maricona, o pai, o marido, o filho…Lá está o lugar da liberdade de colocar pra fora todas essas máscaras que sou e as que colocaram em mim mesmo sem eu querer. Lá está o lugar de ficar nu em cena. (leia versão completa do relato AQUI)

Na criação do espetáculo Loucas do Riacho, realização da Gameleira Artes Integradas, de Salvador (BA), a decisão pela nudez só se concretizou três dias antes da estreia, que aconteceu dia 8 de março de 2017. Loucas do riacho é um trabalho que tem o feminino como espaço de discussão sensível e existencial. E mesmo com os figurinos prontos, as artistas optaram por assumir o nu em cena, possibilitando a experiência do corpo e seu limiar, como conta Olga Lamas:

Pensando hoje sobre a nudez, creio que a roupa – para mim – agia como um item de opressão em meio àquele espaço cênico em que eu buscava agir artisticamente com força, coragem, na minha máxima potência. Para mim, era essencial criar uma dissolução entre meu corpo, os outros corpos, o espaço, o tempo… diluir essas barreiras um pouco que fosse. A roupa, nesse sentido de opressão, era um símbolo de catequização, colonização, capitalismo e patriarcado… E nossa busca em cena, a minha busca em cena, era atravessar, furar, transformar, transmutar isso tudo. (leia versão completa do relato AQUI)

“Dark Room”, espetáculo com José W. Júnior | Imagem – Breno César | #4ParedeParaTod_s – Imagem colorida e iluminada em tons de azul de um homem branco que se despe diante do público.

 A rede invisível e visível

A partir dos relatos trazidos aqui nesse texto, podemos perceber uma trama complexa de camadas de sentido que o artista tece na hora de fazer escolhas cênicas. Por trás de cada corpo nu, existe uma série de questões que os artistas desejam visibilizar.

E não é que o espectador não saiba ler a nudez proposta pelo artista, ou que alguns entendem mais do que outros, pois, assim, estaremos reproduzindo a lógica colonizadora também na relação artista e público, de que o olhar de quem vê deve ser submisso à intenção de quem cria. Pois imagino um espectador também ativo, que, conjuntamente com o artista, cria o sentido da obra, no tempo e no espaço em que acontece.

O artista tem consciência de, ao levar esse corpo nu para cena, ele está propondo um diálogo com o espectador, com a alteridade. A intenção do artista não impera diante da leitura que o público faz, pois, a obra de arte se materializa na relação entre quem está em cena e quem está na plateia. E nessa relação, visões de mundo se chocam e o fazer do artista emerge como um espaço de dissenso (RANCIÈRE, 1996). E é justamente esse o fazer do artista. De outra forma, a gente nunca colocaria a público o que diariamente investigamos em salas de ensaio.

O dissenso aqui não pode ser encarado apenas como um desejo de chocar o outro, mas também de partilhar outras sensibilidades, de transformar o que é percebido como fixo e imutável. Dar a ver modos de existir que estão invisíveis em nossa sociedade. Pois diariamente construímos hierarquias de existências no sistema político e econômico em que vivemos, que valorizam certos modos de viver em detrimento de outros. Não é à toa que esta semana nos deparamos com a notícia de que uma comunidade indígena inteira foi dizimada na Amazônia. E pergunto, o que faz seres “civilizados” matarem e esquartejarem uma comunidade inteira de velhos, mulheres, homens e crianças? Parece-me que alguns pensam que algumas vidas valem mais que outras. E questionar essa hierarquia de modos de existência é o que muitas vezes move o artista.

Imagino que precisamos assumir que existem visões de mundos divergentes de quem apresenta o nu como possibilidade estética e de quem apenas vê o nu como representação de uma moral, por exemplo. É esse choque de mundos sensíveis que se coloca em evidência numa situação de censura como no espetáculo Zoe ou na obra DNA de Dan. Nos dois casos, os passantes da rua que supostamente reclamaram a presença do nu em espaço público, só conseguem ver esse corpo por uma visão de mundo restrita ao seu contexto e valores. Mas como Bruno Siqueira bem apresentou em seu texto, se existe uma lei que regula o “atentado ao pudor”, também existe outra que defende a “livre circulação de ideias e o pluralismo das concepções políticas, ideológicas e artísticas”. E esse é nosso choque de mundos.

“Loucas do Riacho”, espetáculo com Olga Lama | Imagem – Priscila Fulô | #4ParedeParaTod_s – Imagem em tons de azul de corpo inteiro de uma mulher nua que usa uma espécie de máscara com cabelos feitos de sargaços e acocorada diante de duas bacias de água à sua frente. 

Essa escrita não se propõe a diluir os dissensos, nem levantar bandeiras. E sim, lançar reflexões. Cotidianamente, me questiono antes de me apresentar nua artisticamente, pois compreendo a complexidade e a potência desse ato. Mas nunca deixei de fazê-lo.

Talvez o que o corpo nu, de fato, desnude é tudo aquilo que nos veste: nossas ideias do que é corpo, nossas construções morais, nossos preconceitos de raças, nossas intolerâncias de gênero, nossas repressões sexuais, nossas identificações religiosas,  nossas hierarquias de poder, nossas desigualdades econômicas, nossas heranças colonialistas… E assim nos coloca em frente ao espelho, diante do que não aceitamos enfrentar ainda nos dias de hoje: nosso conceito de civilização, que é falido, pois não nos garante uma convivência em comunidade que realmente sustente nossa existência de maneira plural e múltipla.

Referências

DERRIDA, Jacques. O animal que logo sou. Jacques Derrida; tradução Fabio Landa – São Paulo: Editora Unesp, 2002.

RANCIÈRE, Jacques. O dissenso. In: A crise da razão. Organizador: Adauto Novaes (Org.). São Paulo: Companhia das Letras,1996. Tradução de Paulo Neves.

_________, Jaques. A partilha do sensível: estética e política/ Jaques Rancière; tradução e Mônica Costa Netto – São Paulo: EXO experimental org; Editora 34, 2009 (2ª edição)

 

TagsBruno SiqueiraColetivo Lugar ComumDark RoomDossiê Cena e CensuraDossiêsLiana GesteiraMatilde WrublevskiRoberta RamosSegunda Pele
Post Anterior

A nudez é toda preenchimento

Próximo Post

Crítica – Dorinha, Meu Amor | Uma ...

Posts Relacionados Mais do autor

  • .TudoPodcasts

    Podcast #07 – Pesquisa em Artes Cênicas

    3 de outubro de 2016
    Por 4 Parede
  • .Tudo

    Ser mulher e despir-se

    13 de setembro de 2017
    Por 4 Parede
  • .TudoDossiêsPodcasts

    #11 Corpos [In]Visíveis | Podcast 32 – Especial Transborda 2018

    6 de outubro de 2018
    Por 4 Parede
  • .TudoDossiêsPodcasts

    #08 Memória, Arquivo e História | Podcast 26 – Memória, Arquivo e História

    29 de maio de 2018
    Por 4 Parede
  • .TudoEm Cartaz

    II Encontro de Acessibilidade Comunicacional em Pernambuco acontece na Caixa Cultural

    24 de agosto de 2015
    Por 4 Parede
  • .TudoCríticas

    Crítica – Meia Noite | A força-motriz de um performer da dança

    14 de março de 2020
    Por 4 Parede

  • .TudoEm Cartaz

    Cena Off completa um ano de existência com temporada e oficina

  • .TudoEm Cartaz

    “h(EU)stória – o tempo em transe” estreia nova temporada

  • .TudoDossiêsEntrevistas

    #11 Corpos [In]Visíveis | Jalecos brancos e narizes vermelhos para receitar esperança

ÚLTIMOS PODS

INSTAGRAM

Nos últimos anos, o mundo passou por transformaç Nos últimos anos, o mundo passou por transformações sociais, políticas e tecnológicas que questionam nossas relações com o espaço e a cultura. As tensões globais, intensificadas por guerras e conflitos, afetam a economia, a segurança alimentar e o deslocamento de pessoas. 

Nesse contexto, as fronteiras entre o físico e o virtual se diluem, e as Artes da Cena refletem sobre identidade, territorialidade e convívio, questionando como esses conceitos influenciam seus processos criativos. 

Com a ascensão da extrema direita, a influência religiosa e as mudanças climáticas, surgem novas questões sobre sustentabilidade e convivência.

Diante deste cenário, o dossiê #20 Território em Trânsito traz ensaios, podcasts e videocast que refletem sobre como artistas, coletivos e os públicos de Artes da Cena vêm buscando caminhos de diálogo e interação com esses conflitos.

A partir da próxima semana, na sua timeline.
#4Parceria: Quer aprofundar seus conhecimentos sob #4Parceria: Quer aprofundar seus conhecimentos sobre as histórias e as estéticas dos teatros negros no Brasil? 

Estão abertas as inscrições, até o dia 13/09, para a oficina on-line Saberes Espiralares - sobre o teatro negro e a cena contemporânea preta. 

Dividida em três módulos (Escavações, Giras de Conversa e Fabulações), o formato intercala aulas expositivas, debates e rodas de conversa que serão ministrados pela pesquisadora, historiadora e crítica cultural Lorenna Rocha. 

A atividade também será realizada com a presença das artistas convidadas Raquel Franco, Íris Campos, Iara Izidoro, Naná Sodré e Guilherme Diniz. 

Não é necessário ter experiência prévia. A iniciativa é gratuita e tem incentivo do Governo do Estado de Pernambuco, por meio do Funcultura, e parceria com o @4.parede 

Garanta sua vaga! 

Link na bio. 

Serviço:
Oficina SABERES ESPIRALARES - sobre teatros negros e a cena contemporânea preta
Datas: Módulo 1 – 16/09/24 – 20/09/24; Módulo 2 (participação das convidadas) – 23/09/24 – 27/09/24; Módulo 3 – 30/09/24 - 04/10/24. Sempre de segunda a sexta-feira
Datas da participação das convidadas: Raquel Franco - 23/09/24; Íris Campos - 24/09/24; Iara Izidoro - 25/09/24; Naná Sodré - 26/09/24; Guilherme Diniz - 27/09/24
Horário: 19h às 22h
Carga horária: 45 horas – 15 encontros
Local: Plataforma Zoom (on-line)
Vagas: 30 (50% para pessoas negras, indígenas, quilombolas, 10% para pessoas LGBTTQIA+ e 10% para pessoas surdas e ensurdecidas)
Todas as aulas contarão com intérpretes de Libras
Incentivo: Governo do Estado de Pernambuco - Funcultura
Inscrições: até 13/09. Link na bio

#teatro #teatronegro #cultura #oficinas #gratuito #online #pernambuco #4parede #Funcultura #FunculturaPE #CulturaPE
#4Panorama: O MIRADA – Festival Ibero-Americano #4Panorama: O MIRADA – Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas, realizado pelo Sesc São Paulo, ocorre de 5 a 15 de setembro de 2024, em Santos. 

A sétima edição homenageia o Peru, com onze obras, incluindo espetáculos e apresentações musicais. O evento conta com doze peças de Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Espanha, México, Portugal e Uruguai, além de treze produções brasileiras de vários estados, totalizando 33 espetáculos. 

A curadoria propõe três eixos: sonho, floresta e esperança, abordando temas como questões indígenas, decoloniais, relações com a natureza, violência, gênero, identidade, migrações e diversidade. 

Destaque para "El Teatro Es un Sueño", do grupo Yuyachkani, e "Esperanza", de Marisol Palacios e Aldo Miyashiro, que abrem o festival. Instalações como "Florestania", de Eliana Monteiro, com redes de buriti feitas por mulheres indígenas, convidam o público a vivenciar a floresta. 

Obras peruanas refletem sobre violência de gênero, educação e ativismo. O festival também inclui performances site-specific e de rua, como "A Velocidade da Luz", de Marco Canale, "PALMASOLA – uma cidade-prisão", e "Granada", da artista chilena Paula Aros Gho.

As coproduções como "G.O.L.P." e "Subterrâneo, um Musical Obscuro" exploram temas sociais e históricos, enquanto espetáculos internacionais, como "Yo Soy el Monstruo que os Habla" e "Mendoza", adaptam clássicos ao contexto latino-americano. 

Para o público infantojuvenil, obras como "O Estado do Mundo (Quando Acordas)" e "De Mãos Dadas com Minha Irmã" abordam temas contemporâneos com criatividade.

Além das estreias, o festival apresenta peças que tratam de questões indígenas, memória social, política e cultura popular, como "MONGA", "VAPOR, ocupação infiltrável", "Arqueologias do Futuro", "Esperando Godot", entre outras.

Serviço: MIRADA – Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas, de 5 a 15 de setembro de 2024, em Santos. 

Para saber mais, acesse @sescsantos
#4Panorama: Nos dias 05, 14, 21 e 28 de setembro, #4Panorama: Nos dias 05, 14, 21 e 28 de setembro, acontece Ocupação Espaço O Poste, com programação que inclui a Gira de Diálogo com Iran Xukuru (05/09) e os espetáculos “Antígona - A Retomada” (14/09), “A Receita” (21/09) e “Brechas da Muximba” (28/09).

Espaço O Poste (Rua do Riachuelo, 467, Boa Vista - Recife/PE), com apoio do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023, promove atrações culturais que refletem vivências afropindorâmicas em sua sede, no Recife/PE. 

A Gira de Diálogo com Iran Xukuru acontece em 05/09, às 19h, com entrada gratuita. Iran Xukuru, idealizador da Escola de Vida Xukuru Ynarú da Mata, compartilhará conhecimentos sobre práticas afroindígenas, regeneração ambiental e sistemas agrícolas tradicionais.

Em 14/09, às 19h, o grupo Luz Criativa apresenta “Antígona - A Retomada”, adaptação da tragédia grega de Sófocles em formato de monólogo. Dirigido por Quiercles Santana, o espetáculo explora a resistência de uma mulher contra um sistema patriarcal opressor. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Em 21/09, às 19h, Naná Sodré apresenta “A Receita”, solo que discute violência doméstica contra mulheres negras, com direção de Samuel Santos. A peça é fundamentada na pesquisa “O Corpo Ancestral dentro da Cena Contemporânea” e utiliza treinamento de corpo e voz inspirado em entidades de Jurema, Umbanda e Candomblé. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

No dia 28/09, às 19h, ocorre a 3ª edição do projeto “Ítàn do Jovem Preto” com o espetáculo “Brechas da Muximba” do Coletivo À Margem. A peça, dirigida por Cas Almeida e Iná Paz, é um experimento cênico que mistura Teatro e Hip Hop para abordar vivências da juventude negra. Entrada gratuita mediante retirada de ingresso antecipado no Sympla.

Para saber mais, acesse @oposteoficial
#4Papo: O espetáculo MACÁRIO do brazil, dirigido #4Papo: O espetáculo MACÁRIO do brazil, dirigido por Carlos Canhameiro, estreia no TUSP Maria Antonia e segue em temporada até 1º de setembro de 2024. O trabalho revisita o clássico Macário, de Álvares de Azevedo (1831-1852), publicado postumamente em 1855. Trata-se de uma obra inacabada e a única do escritor brasileiro pensada para o teatro.

Para abordar o processo de criação da obra, o diretor Carlos Canhameiro conversou com o Quarta Parede. Confira um trecho da entrevista:

‘Macário é uma peça inacabada, publicada à revelia do autor (que morreu antes de ver qualquer de seus textos publicados). Desse modo, a forma incompleta, o texto fragmentado, com saltos geográficos, saltos temporais, são alguns dos aspectos formais que me interessaram para fazer essa montagem’

Para ler a entrevista completa, acesse o link na bio.
#4Papo: O livro Elegbára Beat – um comentário #4Papo: O livro Elegbára Beat – um comentário épico sobre o poder é fruto dos 20 anos de pesquisa de rodrigo de odé sobre as relações entre capoeira angola, teatro negro, cinema, candomblé e filosofia africana. 

Publicado pela Kitabu Editora, o texto parte da diversidade racial negra para refletir sobre as relações de poder no mundo de hoje. O autor estabelece conexões entre o mito de nascimento de Exu Elegbára e algumas tragédias recentes, como o assassinato do Mestre Moa do Katendê, o assassinato de George Floyd, a morte do menino Miguel Otávio e a pandemia de Covid-19.

Para abordar os principais temas e o processo de escrita do livro, o autor rodrigo de odé conversou com o Quarta Parede. Confira um trecho da entrevista:

‘Em Elegbára Beat, a figura de Exu também fala sobre um certo antagonismo à crença exagerada na figura da razão. Parafraseando uma ideia de Mãe Beata de Yemonjá, nossos mitos têm o mesmo poder que os deles, talvez até mais, porque são milenares. Uma vez que descobrimos que não existe uma hierarquia entre mito e razão, já que a razão também é fruto de uma mitologia, compreendemos que não faz sentido submeter o discurso de Exu ao discurso racional, tal como ele foi concebido pelo Ocidente. Nos compete, porém, aprender o que Exu nos ensina sobre a nossa razão negra’

Para ler a entrevista completa, acesse o link na bio.
Siga no Instagram

Receba feeds quentinhos

Cadastre seu e-mail e receba as novidades em primeiro lugar

Quarta Parede - Palco & Plateia. Unidos! Direitos Reservados. Desenvolvido pela Atuante Agência Digital. V1.1